Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Натюрморт в Импрессионизме

нтур и объем.
      Импрессионисты  -  приверженцы  оптического,   поверхностного,   и   в
буквальном и в  переносном  смысле  слова,  восприятия  предмета  -  начисто
забыли о существовании  материальной  субстанции  вещей,  об  их  внутреннем
содержании и структуре. В поиске этих качеств  Сезанн  несколько  перегибает
палку. Стремление вернуть предмету  вес,  костяк  и  объем  приводит  его  к
попыткам  утвердить  неизменные,  как   бы  изначальные   формы   предметов,
прообразы которых он видел в  основных  простейших  фигурах  стереометрии  -
шаре, цилиндре, пирамиде. Композиции его натюрмортов  получают  устойчивость
и почти классическую уравновешенность, но мир, воссозданный по  законам  его
искусства,   выглядит   лишенным   подлинной   жизни   -   статичным.    Так
односторонность   импрессионистского   восприятия   предмета   только   лишь
мимолетном моменте беспрерывного, не знающего  покоя  движения  сменяется  у
Сезанна другой крайностью - восприятием его в момент абсолютного,  ничем  не
нарушенного покоя вечности. В произведениях  последнего  периода  творчества
Сезанн в  известной  степени  преодолевает   этот  свой  недостаток   -  его
композиции становятся динамичнее, эмоциональнее, подавляемое раньше  чувство
природы чаще находит себе единственный выход.
                         Русский натюрморт XIX века.

      Русская  культура  на  рубеже  веков  имеет   самое   непосредственное
отношение к истории импрессионизма.  А  Москва,  наряду  с  Парижем  и  Нью-
Йорком, является третьим городом мира, где перед первой мировой войной  была
сосредоточена  лучшая  часть  импрессионистического  наследия.  Это  заслуга
представителей двух старинных купеческих  фамилий  –  Щукиных  и  Морозовых,
обогативших нашу столицу в  начале  века  уникальными  коллекциями  новейшей
французской живописи, от Моне до Пикассо.
      В творчестве русских реалистов середины и второй половины XIX столетия
натюрморт был явлением сравнительно редким. И только на рубеже  прошлого   и
нынешнего веков он вырос в художественное явление мирового значения.
      Особенный  интерес  к   натюрморту   в   русской   живописи   начинает
пробуждаться в 80- х годах прошлого века. Одно из главных  мест  принадлежит
здесь работам И. И. Левитана (1860  -  1900).  Они  не  велики  по  размеру,
скромны по замыслу.  Эти  работы  Левитана,  в  сущности,  еще  традиционны:
букеты взяты  изолированно  от  окружающего  их   пространства  комнаты,  на
нейтральном  фоне.  Задача  здесь  ясна  и  проста:  по  возможности   более
убедительно передать неповторимую прелесть выбранной натуры.  Однако  в  эти
годы в творчестве К. К. Коровина (1861 - 1939) и В. А. Серова (1865 -  1911)
можно ощутить новые веяния.
      Характер новых тенденций можно определить, как  стремление  художников
связать натюрморт - сюжетно и живописно  -  с  окружающей  средой.  "Мертвую
натуру" выносят на пленэр, то есть на воздух, под открытое  небо,  связывают
с пейзажем или же, напротив, органически соединяют с интерьером  комнаты.  В
натюрморте хотят увидеть отражение мироощущения  конкретного  человека,  его
жизненного уклада, наконец - его настроения.
      Одно из ранних  полотен  Коровина  прекрасно  иллюстрирует  эти  новые
тенденции. Речь идет об изображении дружеского общества  на  даче  художника
В. Д. Поленова - "За чайным столом" (1888, музей-усадьба  В,  Д,  Поленова).
Картина написана почти в пленэре - на террасе загородного  дома.  За  столом
сидит жена художника,  рядом  мирно  беседуют  ее  сестра  и  сестра  самого
Поленова - обе молодые талантливые художницы. Целью живописца было  передать
ощущение теплого летнего  дня,  прелесть  непринужденной  дружеской  беседы.
Бодрящая свежесть, исходящая от солнечной зелени, от молодых лиц, в  большей
мере создается и натюрмортом - этим зрелищем красных спелых   ягод  в  белой
тарелке, белизной свежей скатерти, молоком,  налитым  в  высокие  прозрачные
стаканы. Внутреннее,  эмоциональное  единство,  в  котором   находится   все
изображенное  на  картине,  достигается,  прежде  всего,  чисто   живописным
решением полотна.  И  фигуры  людей,  и  пространство  природы,  и  предметы
сервировки накрытого стола  -  все  написано  с  учетом  той  световоздушной
среды, которая их  окружает.  Пронизана  солнцем  зелень  сада,  отбрасывает
зеленоватый свет на лица людей. Зеленоватыми  и  золотыми  бликами  искрится
самовар в центре  стола.  Мягко  поблескивает  стекло  стаканов,  отражая  и
вместе с тем пропуская свет. Легкие холодные  тени  лежат  на  скатерти,  на
белой, тщательно отглаженной блузе молодой женщины; в  свою  очередь,  свет,
отраженный  от блузы, от скатерти, еще более высветляет те  немногие  легкие
тени, которые есть в картине.
      В этой работе Коровин положил начало дальнейшему развитию  натюрморта.
Стремление художника расширить границы  натюрморта,  теснее  связать  его  с
человеком, с окружающим миром  приводит  во  многих  случаях  к  органичному
слиянию этого жанра с портретом, пейзажем, интерьером и  бытовой  живописью.
Изображение "мертвой  натуры"  становиться  здесь  более  многозначительным,
превращается в активное средство  раскрытия  образа.  И  это  характерно  не
только для начальных этапов, но и  для  всего  периода  развития  натюрморта
конца  XIX-  начала  XX  веков.  Особенно  связь   натюрморта   с   пейзажем
прослеживается в творчестве К. А. Коровина и Э. Грабаря.
      И. Э. Грабарь – художник не только другого поколения, но  и  несколько
другого направления, чем К. Коровин, но его  также  причисляют  к  лучшим  и
типичным представителям русского импрессионизма.
      Но К. Коровина и Грабаря можно объединять, лишь слишком широко и  общо
понимая импрессионизм как искусство впечатления и, так сказать,  оптического
восприятия и трактовки природы. Но за  этим  общим  начинается  существенное
различие и в самом конкретном восприятии.
       Именно в  творчестве  этих  художников  много  работ,  которые  можно
назвать натюрмортом в чистом виде. Именно в  их  искусстве  новые  тенденции
нашли свое наиболее отчетливое выражение: натюрморт становиться  выразителем
настроения человека, он органически соединяется - и по  содержанию  и  чисто
живописно - с той жизненной средой, в которой существует этот человек.
      В работах Грабаря всегда ощущаешь отражение чьей-то  жизни.  Вспоминая
свои работы,  Грабарь  рассказывает,  что  большинство  из  них  было  почти
целиком "увидено" им в реальной бытовой обстановке, в загородном имении  его
друга  художника  Н.  В.  Мещерина,  где   очень   любили   цветы,   и   где
разнообразнейшие букеты ставились круглый год. Там  были  созданы  "Цветы  и
фрукты на рояле" (1904, Русский музей), "Сирени и незабудки" (1904,  Русский
музей).  Они  потребовали,  по  свидетельству   самого   художника,   совсем
незначительной компоновке, подсказанной к тому же натурой.
      Как позволяют судить воспроизведения, очень интересна одна  из  ранних
работ этой группы - полотно  "Утренний  чай"  (1904,  Национальная  галерея,
Рим). "Стояло дивное лето, - пишет художник. -  Для  утреннего  чая  стол  с
самоваром накрывался в примыкавшей к дому аллее из молодых лип…  на  ближнем
конце длинного, накрытого скатертью стола стоял  пузатый  медный  самовар  в
окружении стаканов, чашек, вазочек с вареньем и  всякой  снедью…  Весь  стол
был залит солнечными зайчиками, игравшими  на  самоваре,  посуде,  скатерти,
цветах и песочной дорожки  аллеи".  Сходная  тема  развита  в  картине   "За
самоваром" (1905, ГТГ),  этой  по  выражению  художника,  "полунатюрмортной"
вещи. Здесь, по-видимому, изображена одна  из  племянниц  Мещерина,  позднее
ставшая женой Грабаря. Ощущение  домашней  теплоты  и  тихого  уюта  сумерек
создается  мерцанием  тлеющих  углей  в   самоваре,   мягким,   приглушенным
поблескиванием хрусталя. Его грани отражают  холодный  свет  гаснущего  дня.
Притихшая за чаем  девочка,  кажется,  всем  существом  ощущает  наступившую
тишину. "Меня занимала главным  образом  игра  хрусталя  в  вечереющий  час,
когда всюду играют голубоватые рефлексы", - писал позже художник.
      Тесное соединение специфически натюрмортных задач с задачами пленэрной
живописи, наметившееся, как нечто  новое,  еще  в  коровинском  полотне  "За
чайным столом", находит место в "Дельфиниуме" (1908, Русский музей). Ваза  с
высокими синими цветами написана на садовом столе под деревьями.  И  ваза  и
скатерть - все в световых  бликах,  в  скользящих  тенях  от  ветвей  берез,
окружающих  стол.  Характерно,  что  даже  созданное  в  закрытом  помещении
большое полотно "Неприбранный стол " (1907, ГТГ) кажется написанным  в  саду
- так много в нем света и воздуха.
      Один из  наиболее  значительных  натюрмортов  Грабаря  -  "Хризантемы"
(1905, ГТГ).  Здесь  внутренняя  объединенность  всех  предметов,  создающая
единое настроение и  единое  эмоциональное  состояние,  решена  с  блестящим
мастерством. В центре накрытого  стола  -  большие  букеты  пушистых  желтых
цветов. Сумеречный свет, щарящий в комнате,  где  окна  заставлены  цветами,
лишает предметы четкости форм и контуров. Он превращает  фарфор  и  хрусталь
на столе в сгустки голубых, зеленых, бирюзовых и  лимонно-желтых  бликов.  В
прозрачных   сумерках   лимонно-желтые   хризантемы   кажутся    излучающими
своеобразное свечение. Отблески этого света лежат на  скатерти  и  хрустале,
им вторят желтые тона, проскальзывающие в зелени у окон,  на  крышке  рояля.
Густой синий, почти лиловый цвет вазы по контрасту  сообщает  этому  желтому
свечению  особенную  остроту:  он  тоже  дробиться  в  бесчисленных   гранях
хрусталя, сливается с общим тоном голубоватых сумерек. Сложная,  построенная
на контрастах и все же единая  цветовая  симфония  пр
12345След.
скачать работу

Натюрморт в Импрессионизме

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ