Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Искусство Японии

ы,  защищая  ее  от  врагов.  И  высокий  смысл
искусства Камакура — времени расцвета бусидо  и  слияния  его  с  философией
дзэн — состоит в том, что оно воспевало очистительную,  всепоглощающую  силу
долга, исполняемого и перед лицом смерти.
      Ярким свидетельством  появления  светских  мотивов  в  живописи  стало
состоящее из четырех свитков известное эмакимо-но “Тёдзю гига”  —  сцены  из
жизни животных, в том  числе  животных,  подражающих  людям.  Это  эмакимоно
написано тушью. Выдающимся по экспрессивности и технике исполнения  является
относящееся к  XIII  веку  эмакимоно  “Ямай-но  соси”,  изображающее  людей,
пораженных  различными  болезнями.  Рисунки  на  этих   свитках   проникнуты
своеобразным юмором. Известно историческое эмакимоно “Повесть о  монгольском
нашествии.  В  период  Муромати  (1392—1578)  соотношение  между  буддийской
живописью, живописью в японском стиле  и  монохромной  живописью  решительно
сдвигается в пользу последней.  Но  с  течением  времени  в  ней  появляются
контурные  линии.  В  буддийской  живописи  также  появляются  новые  формы.
Например. выдающийся мастер монохромной живописи Као Нин-га писал  сильными,
грубыми мазками. Стиль  известного  художника  Минтё,  писавшего  свитки  на
буддийские  темы,  представляет  собой  нечто  среднее  между   традиционной
буддийской живописью и монохромной живописью.
      Величайшим художником периода  Муромати  является  Сэссю  (1420—1506),
который  создал  свой  собственный   стиль.   Ему   принадлежит   выдающееся
произведение японской  живописи  “Длинный  пейзажный  свиток”,  датированное
1486 г., имеющее в длину 17 м при ширине 4 м. На  свитке  изображены  четыре
времени  года.  Сэссю  был  отличный  портретист,  о   чем   свидетельствует
написанный им портрет Масуда Канэтака.
      В  последние   десятилетия   периода   Муромати   происходит   процесс
интенсивной  профессионализации  живописи.  В  начале  XVI  века   возникает
знаменитая  школа  Кано,  основанная  Кано  Масанобу  (1434—1530),   который
заложил  основы  декоративного  направления  в  живописи.  Одним  из  ранних
произведений  жанровой  живописи  школы  Кано  является  роспись  художником
Хидэёри ширмы на тему “Любование кленами в Такао”.
      С конца XVI века  основными  формами  живописи  становятся  стенопись,
картины  на  складных  ширмах.   Произведения   живописи   украшают   дворцы
аристократов,  дома  горожан,   монастыри   и   храмы.   Развивается   стиль
декоративных панно  —  да-ми-э.  Такие  панно  писали  сочными  красками  на
золотой фольге.
      Признаком высокого уровня развития живописи является  существование  в
конце XVI века ряда живописных школ, в том числе Кано, Тоса,  Ункоку.  Сога,
Хасэгава, Кайхо. Выдающиеся картины, созданные в  этот  период,  принадлежат
не только известным живописцам, но и оставшимся безвестными мастерам.
      В течение XVII—XIX веков исчезает ряд некогда прославленных  школ,  но
их место занимают новые, такие, как школа гравюры на  дереве  укиё-э,  школы
Маруяма-Сидзе, Нанга, европейской живописи, а  также  школа,  ратовавшая  за
возрождение в живописи стиля ямато-э, т. е. старого японского стиля.
      Центрами культуры и искусства позднего средневековья (оно затянулось в
Японии практически до XIX века) становятся наряду с древними  городами  Нара
и Киото новая  столица  Эдо  (современный  Токио),  Осака,  Нагасаки  и  др.
Расцвет специфической городской культуры  и  сопутствующих  видов  искусства
определил основное  направление  развития  японского  искусства  в  XVII—XIX
веках. При этом подверглись изменению как формы “бытования”  искусства,  так
и его общественная функция. Например, в архитектуре  утратило  свою  ведущую
роль культовое  зодчество,  зато  была  создана  четкая  отработанная  форма
жилого  дома,   имеющая   не   только   практический,   но   и   несомненный
художественный смысл. Соответственно в живописи возросла  роль  декоративных
интерьеров, росписей. Высочайшего уровня достигла также гравюра  на  дереве,
ставшая в XVIII—XIX веках главных видом японского искусства.
      Вообще  искусство  эпохи  Эдо   (1615—1868)   характеризуется   особым
демократизмом (потребителями его являются  самые  широкие  круги  горожан  —
третьего сословия) и сочетанием художественного и функционального.  Примером
такого сочетания является живопись на ширмах. Ширма — вещь,  имеющая  точное
функциональное  назначение  в  интерьере  японского  жилища,  предмет  быта.
Одновременно   это   —   картина,   произведение   искусства,   определяющее
эмоциональный тонус жилища,  предмет  эстетического  созерцания.  Именно  на
парных ширмах написаны “Красные и белые цветы сливы” — самое значительное  и
знаменитое из сохранившихся произведений  великого  художника  Огата  Корина
(1658—1716), шедевр, по праву причисляемый  к  лучшим  созданиям  не  только
японской, но  и  мировой  живописи.  Одним  из  наиболее  популярных  жанров
японской мелкой пластики были нэцкэ. Происхождение  их  чисто  практическое:
поскольку традиционная одежда японцев не  знает  карманов,  все  необходимые
мелкие предметы прикреплялись к поясу с помощью небольших брелоков —  нэцкэ.
Вместе с тем, сохранив свое функциональное назначение, нэцкэ превратились  в
силу непреходящих эстетических потребностей народа  в  разновидность  тонкой
миниатюрной скульптуры.
      В нэцке преломился художественный канон средневековья  в  сочетании  с
ренесеансной  раскованностью  искусств  в  эпоху   Эдо.   Эти   произведения
миниатюрной пластики как бы сфокусировали в себе  тысячелетия  пластического
опыта  Японии:  от  диковатых  догу  Дзёмона,  ханива  Поздних  Курганов  до
канонической культуры средневековья, каменных будд и живого дерева Энку.  Из
классического наследия  заимствовали  мастера  нэцкэ  богатство  экспрессии,
чувство меры, завершенность и  точность  композиции,  совершенство  деталей.
Материал для нэцкэ был самым  различным:  дерево,  слоновая  кость,  металл,
янтарь, лак, фарфор. Над каждой  вещью  (как  правило,  не  более  10  см  в
высоту)  мастер  трудился  иногда  целые  годы.  Тематика  их  варьировалась
безгранично:  изображения  людей,   животных,   богов,   исторических   лиц,
персонажей  народных,  поверий.   Расцвет   того   чисто   городского   вида
прикладного искусства приходится на вторую половину XVIII века.
      Интересна судьба упомянутой выше гравюры на дереве —  укиё-э.  В  свое
время, в прошлом столетии, Европа, а затем и  Россия  именно  через  гравюру
впервые познакомились с феноменом японского искусства.  Между  тем  в  самой
Японии гравюру на дереве первоначально вообще не считали искусством,  таким,
как живопись на ширмах или  на  свитках.  Возникшая  на  стыке  искусства  и
ремесла,  японская  гравюра  действительно  имела  все   признаки   массовой
культуры — тираж, доступность, дешевизну. Не случайно ее  так  и  назвали  —
“укиё-э” (слово “укиё” означает в  переводе  темное,  мирское,  обиходное”).
Мастера укиё-э добивались максимальной простоты и доходчивости как в  выборе
сюжетов, так и в их воплощении. Сюжетами гравюр  были  в  основном  жанровые
сценки из повседневной жизни города и его обитателей:  торговцев,  артистов,
гейш.
      Укиё-э,  как  особая  художественная  школа,   выдвинула   целый   ряд
первоклассных мастеров. Начальный этап в развитии сюжетной гравюры связан  с
именем Хисикава Моронобу (1618—1694). Первым мастерам  многоцветной  гравюры
был Судзуки Харунобу, творивший в середине XVIII века.  Главные  мотивы  его
творчества — лирические сцены с преимущественным вниманием не к действию,  а
к передаче чувств и настроений: нежности, грусти,  любви.  Подобно  древнему
изысканному  искусству  эпохи  Хэйан,  мастера  укиё-э  возрождали  в  новой
городской среде своеобразный культ утонченной женской красоты, с той  только
разницей, что вместо гордых хэйанских аристократок  героинями  гравюр  стали
изящные гейши из увеселительных кварталов Эдо. Художник Утамаро  (1753—1806)
представляет собой,  может  бьть,  уникальный  в  истории  мировой  живописи
пример  мастера,  безраздельно  посвятившего  свое  творчество   изображению
женщин —  в  разных  жизненных  обстоятельствах,  в  разнообразных  позах  и
туалетах. Одна из лучших его работ — “Гейша Осама”  находится  в  Москве,  в
Музее изобразительных  искусств  им.  А.  С.  Пушкина.  Необыкновенно  тонко
передано художником единство  жеста  и  настроения,  освещения  и  выражения
лица.
      Высочайшего уровня жанр японской гравюры достиг в творчестве  Кацусика
Хокусая (17СО—1849). Ему свойственны неизвестные ранее в японском  искусстве
полнота охвата жизни, интерес ко всем ее сторонам  —  от  случайной  уличной
сцены  до  величественных  явлений  природы.   Творческая   судьба   Хокусая
необычна. Плодовитейший мастер, — ему принадлежит свыше 30  тысяч  гравюр  и
рисунков,  более  500  иллюстрированных  книг,   —   он   обрел   творческую
индивидуальность  лишь  в  преклонном  возрасте,  накопив  за  долгую  жизнь
великое множество знаний, навыков, умений, достигнув  подлинной  мудрости  в
видении мира и человека. В  возрасте  70  лет  Хокусай  создает  свою  самую
знаменитую серию гравюр “36 видов Фудзи”, за нею последовали серии  “Мосты”,
“Большие цветы”,  “Путешествия  по  водопадам  страны”,  альбом  “100  видов
Фудзи”. Каждая гравюра — ценный памятник живописного искусства,  а  серии  в
целом  дают  глубокую,  своеобразную  концепцию  бытия,  мироздания,   места
человека в нем, традиционную в лучшем смысле  слова,  т.  е.  укорененную  в
тысячелетней  истории  японского  худ
12345След.
скачать работу

Искусство Японии

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ